Comentarios:

Archivos:

Este sábado 16 de diciembre a las 20, cierra con éxito la temporada 2017 con la última función de “Las Tres Hermanas” de Antón Chejov y con la dirección de Manuela Serrano Bruzzo, en el Teatro del Artefacto (Sarandí 760) Capital Federal. La obra es para adultos y tiene una duración de 120 minutos. Las entradas generales están $200, Estudiantes y jubilados $100 y la Promo de 2 x $300. Las mismas pueden reservarse por alternativa teatral, al teléfono: 4308-3353 o adquirirse en la boletería de la sala. Más información: http://www.alternativateatral.com/obra54332-las-tr3s-h3rmanas o en la página: https://www.facebook.com/treshermanaschejov/
Síntesis: La obra transcurre en el año 1900 en una casa rural de Rusia. Las tres hermanas Olga, Masha e Irina, viven junto a su hermano Andréi. Habiendo pasado ya un año de la muerte de su padre, dan por terminado el periodo de duelo, y esperan ansiosas la llegada de un nuevo porvenir, en Moscú, de donde vinieron ya hace 11 años.
Olga la mayor de las hermanas es profesora en el Liceo de señoritas del pueblo, cansada ya de la rutina y con la falta de un marido, no ve la hora de emprender el viaje hacia Moscú. Masha, la hermana del medio está casada con un profesor del Liceo, pero no es feliz al lado de él. Mientras que Irina, la menor de las hermanas ansia poder trabajar y casarse en Moscú. En la aldea se acaba de instalar un nuevo regimiento y su presencia anima ligeramente la triste existencia de las hermanas, Masha e Irina son objeto de las pretensiones amorosas de algunos de los soldados. Junto a las hermanas también vive el doctor Chebutykin, un amigo del difunto padre de las hermanas y enamorado de la madre de ellas.
Vershinin, el nuevo teniente de la batería aparece como un hombre casado, con dos niñas, pero sumamente infeliz con su situación, es por esto que a lo largo de la obra se lo ve siempre pensado en el futuro de la humanidad y es el soldado que entabla una relación con Masha. Irina cuenta con dos pretendientes sumamente distintos el uno del otro, uno es Soloni, un hombre que en sociedad se muestra distante, tímido y bastante desagradable, pero que en el fondo es un ser sensible y con mucho amor por ella. El segundo pretendiente es el Barón Tusenbach, un hombre que al igual que Irina ansia trabajar y dejar su carrera de militar, es bueno y simpático, pero no es buen mozo como otros.
La obra transcurre en un período de varios años donde se entablan varias relaciones, para terminar en el último acto con la partida de los militares, la muerte de uno de los personajes y la vuelta a la antigua realidad de las hermanas, quiénes nuevamente vuelven a estar solas y sin un futuro diferente al que estaban viviendo anteriormente.



El elenco está compuesto por los actores: Lourdes Cerdán, Miguel Ángel Atilio Farina, Alejandra Figueras, Damián Frusciante, José María Gómez Samela, Nicolás Gonzalez, Higinia Guidoni, Martín Padín, Vanesa Spera, Hernando Tuco Turlione, Juieta Umay Elías .Autor: Antón ChejovCantante: Dalila Real. Músicos: Giuliana Di Pietro. Voz en Off: Dalila Real. Diseño de Vestuario: Alicia GumaDiseño de Luces: Agustín Coronel. Realización de Vestuario: Julieta Iribe y Sandra Ligabue. Música original: Giuliana Di Pietro y Juan Rivero. Fotografía: Marieta Vázquez. Asesoramiento Escenográfico: Víctor De Pilla. Dirección: Manuela Serrano Bruzzo.


Dijo Raúl Serrano de la obra:
"Una versión de “Las tres hermanas”. Yo aprendí en Chejov que lo importante era lo que no se decía. Esa fue mi lectura en una época de prácticas revolucionarias. Hoy, mi hija, Manuela Serrano Bruzzo, nos ofrece en el Teatro del Artefacto una versión de “Las tres hermanas” en las que parece sostener: “todo lo que se dice no tiene sentido”. A primera vista parece una idea idéntica a la anterior. Pero no. Es original. La proclama alguien que no le cree nada a nadie. ¿Se dan ustedes cuenta qué mundo les dejamos a los jóvenes?
En la primera escena de esta nueva versión, aparecen las tres hermanas envueltas en una nube tóxica y escondiendo sus rostros en máscaras antigás. La atmósfera es irrespirable. ¿Cuál atmósfera? ¿Están acaso hablando de lo que ocurre a pocas cuadras, en el Congreso Nacional? ¿O se refieren a la irrespirable visita formal, al filosofar sin sentido, o a la vida de la esperanza desesperanzada?
Luego, en el espectáculo, siguen los desencuentros, las búsquedas inútiles de quienes están ante nuestra vista pero no los vemos, las borracheras y los duelos. Y las partidas. ¿Cuál es el sentido de este caos tan realista al que asistimos?
En mi época nos aferrábamos a creer en las palabras sobre el futuro de Vershinin o de Tuzenbach o de Irina. Hoy las sabemos devaneos poéticos.
Es el fracaso el que parece tener razón. Y sin embargo…
La puesta abigarrada, con roperos que son trampas, y apartes en medio de la gente, sigue. Uno se pregunta: ¿cómo pudieron cerca de veinte personas trabajar más de un año para mostrar esta pieza teatral? ¿Quién les pagó algo, qué recompensa monetaria tuvieron?
Parece ser ése el rol actual del arte: devolver al hombre su capacidad humana sin medirla en pesos. El arte nos muestra lo que podemos cuando soñamos y, al mismo tiempo, abrimos los ojos.
Estoy orgulloso de lo que vi, de esos jóvenes que no buscan solamente la belleza formal, como tantos, sino que piensan, esta vez bellamente en lo que pasa, en , o que les pasó a ellos. Aunque lo pensado suene a triste. Por algún lado comienza el cambio. Hasta la tristeza puede jugar el rol de detonante."





| |

El próximo domingo 3 de diciembre a las 18:30 hs. se realizará la muestra final del Taller anual “De Entrenamiento y Montaje” en sala 1 / 2 Mundo Teatro (Hipólito Irigoyen 2148 2° C – CABA).
El elenco está conformado por: Juan Ramón González, Ana Paredes, Marcela Baigros, Gonzalo Luis García y Charlie Bulsara. La dirección General: a cargo de los profesores que coordinaron el taller, José María Gómez Samela y Fernando Martínez.
La muestra es libre y gratuita con la modalidad a la gorra.

El taller: Se desarrolló de mayo a noviembre. Cada encuentro posee dos instancias (un de entrenamiento actoral y otra de montaje e improvisación). El recorrido del entrenamiento físico y vocal del tallerista (está basado en ejercicios de predisposición y conocimiento corporal y apuntando al desarrollo creativo del actor). El taller lleva por objetivo estimular los sentidos y posibilidades de expresión en los participantes para que puedan crear tanto a manera individual como grupal. A la vez, se busca armonizar lo físico, lo mental y lo espiritual, lo que dando a los talleristas herramientas para la composición de materiales escénicos que responden a sus búsquedas y necesidades. Durante el taller se recorrió diferentes líneas occidentales y orientales tanto del teatro físico como de artes vinculares al entrenamiento y composición escénica (entre las que se puede destacar la Antropología Teatral, Contact Improvisación, Danza-Teatro, Suzuki, entre otros). La propuesta estimula el trabajo y la integración grupal. A la par, el proceso de generación de escenas abarca tres etapas (introducción al conflicto, desarrollo del mismo y montaje escénico). Del proceso de entrenamiento, búsqueda y estimulación creativa, se fue gestando la muestra, que surgió de acuerdo a lo que el grupo humano quiso contar en coordinación con los directores.  





| |

“El Grito del Silencio”
                                                                      de Fernando Martínez
Sinopsis:
El Grito del Silencio, es una propuesta teatral que nos lleva a escenarios oníricos donde el espectador se enfrenta a un universo simbólico, a través de la poética del absurdo que transita la obra, con las miserias del ser humano, sus sueños, frustraciones, los valores impuestos por la familia y la sociedad, en un lugar poco común: su propio interior.
Ficha Técnica:
Dramaturgia: Fernando Martínez
Actores: Fernando Martínez y José María Gómez Samela
Música original de Violín y voz: Marcela Falcoff
Música original en escena: Ricardo Dubatti, Rodolfo Lema y Juan Andrés González Piñeyro
Diseño Sonoro: Rhinoceronte
Voz en off: Charlie Bulsara y Marcela Falcoff
Escenografía y Vestuario: Soledad Berbedes
Coreografía: Laura Feijoó
Iluminación: Marcelo Fernández
Asistente de Iluminación: Guadalupe Fernández
Diseño Gráfico, Fotografía y Redes Sociales: Pablo Gómez Samela y Santiago Repetto
Audiovisuales: Charlie Bulsara
Asistente de Lenguaje: Marcela Baigros
Logística: Eugenia Gelardi
Asistente de Dirección y Coach Actoral: Charlie Bulsara
Producción Ejecutiva: Valeria Leiva
Dirección: José María Gómez Samela





Jueves a las 21 hs.
                           El Extranjero Teatro (Valentín Gómez 3378, Abasto)
Entradas General $250, Estudiante y Jubilados $180, Promo 2 x $350
Las mismas pueden reservarse a través de:  http://elextranjeroteatro.com/
O adquirirse en boletería del teatro

Contactos  con la banda Rhinoceronte: https://www.facebook.com/rhinocerontemusica/




| |

El próximo lunes 21 de agosto a las 21, se estrena la obra “El Grito del Silencio” de Fernando Martínez y con la dirección de José María Gómez Samela, en El Extranjero Teatro (Valentín Gómez 3378) Capital Federal. La obra esta destinada a mayores de 16 años. Las entradas generales están $250, Estudiantes y jubilados $180 y la Promo de 2 x $350. Las mismas pueden reservarse a comprarse través de: http://elextranjeroteatro.com/ , o comunicándose a los teléfonos: 4862-7400 (teatro), 1551030394 (elenco) y adquirirse en la boletería de la sala. El Teatro cuenta con el apoyo de INT y Proteatro. Más información al mail: elgritodelsilenciook@gmail.com . Contactos  con la banda Rhinoceronte: https://www.facebook.com/rhinocerontemusica/
Síntesis: El Grito del Silencio, es una propuesta que nos lleva a escenarios oníricos donde el espectador se enfrenta a un universo simbólico, a través de la poética del absurdo que transita la obra, con las miserias del ser humano, sus sueños, frustraciones, los valores impuestos por la familia y la sociedad, en un lugar poco común, su propio interior.
El elenco esta compuesto por los actores: Fernando Martínez y José María Gómez Samela. Dramaturgia: Fernando Martínez. Iluminación: Marcelo Fernández. Escenografía y Vestuario: Soledad Berbedes. Maquillaje: elenco. Diseño Sonoro: Rhinoceronte. Música original: Ricardo Dubatti, Rodolfo Lema y Juan Andrés Gonzáles Piñeyro. Violín y voz: Marcela Falcoff. Voz en off: Charlie Bulsara y Marcela Falcoff. Coreografía: Laura Feijoó. Diseño Gráfico, Fotografía y Redes Sociales: Pablo Gómez Samela. Audiovisuales: Diego Ingratta. Asistente de Lenguaje: Marcela Baigros. Logística: Eugenia Gelardi. Asistente de Dirección y Coach Actoral: Charlie Bulsara. Producción Ejecutiva: Valeria Leiva. Dirección: José María Gómez Samela.
Agradecimientos: Casa de la Abuela, Diego Ingratta, Daniela Monti, José Baigros y Paula Baigros, Eugenia Gelardi, Alejandro Melgarejo, ½ Mundo Teatro. Familiares, amigos, novios/as.

Teatro del absurdo

Teatro del absurdo, se caracteriza por tramas que carecen de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática que a menudo crean una atmósfera onírica. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona la sociedad y al hombre. Lo hace a través del humor y la incoherencia, el disparate y lo ilógico, que son rasgos muy representativos de estas obras.


Un poco de historia y reflexión


Hacer teatro es abrir un mundo otro hacia el cual asomarse, hacerlo dialogar con el mundo cotidiano. En ese roce de mundos radica la posibilidad de ampliar los conocimientos que uno posee, comunicar y compartir algo particular. El Grito del Silencio es una exploración. Se trata de una excusa para poder aproximarnos a ese proceso dialéctico del teatro e indagar en los vínculos humanos desde diversos ejes y lecturas posibles. Un diálogo que se da de manera colectiva.
Desmenuzar las diferentes líneas de trabajo de una puesta en escena es una tarea un poco compleja ya que, en la práctica, éstos procesos aparecen de manera más caótica que ordenada. Y esto más que un problema constituye una parte muy importante de la tarea del Teatro. En el trabajo, la magia de lo colectivo siempre aporta una cuota de lo que podríamos llamar accidente, que está íntimamente relacionado con la vitalidad del material. De esta manera, una de las partes más importantes del trabajo de Director es la relación con esta dimensión accidental del proceso. La mayoría de las preguntas sobre los devenires del sentido estético de la puesta aparecen durante el proceso de ensayos que, independientemente de lo que pueda haberse concebido en el proceso de escritura, comienza a aparecer verdaderamente en el juego con los cuerpos particulares de los actores, en unas coordenadas muy concretas de espacio y tiempo.
El texto original de la obra ha sido escrito por Fernando Martínez (autor correntino) cuando por causa de la crisis del 2001 que atravesó el país, regresó a Esquina, su ciudad natal, luego de haber estudiado teatro y desarrollado su carrera artística en Buenos Aires.
En Corrientes, Martínez conecta con Gómez Samela, también actor y director que había regresado a la provincia, tras la misma crisis, y emprenden varios proyectos en conjunto que desarrollan por años.
Corría el año 2011, y varios años después de la escritura original, la obra se estrenó en el Teatro Oficial Juan de Vera, de la ciudad de Corrientes. Luego de un año de investigación y ensayo por parte del elenco del Grupo Ambaí. Realizando tres temporadas en la región NEA del país.
La obra es un hecho escénico que trascurre en la mente de una persona, en la disputa psicológica entre el yo y el súper yo, entre el deseo latente del ser y el deber ser.  Conflictos existenciales de todo ser humano. Hoy ambos artistas residen nuevamente en Capital Federal y estrenan una nueva versión de la obra, como símbolo de resistencia en el teatro, del encuentro. Un hecho creativo y humano que viajo de la periferia al centro del país y viceversa. Hoy la obra se resignifica como un canto a la vida y al arte, tras el fracaso necesario que permitió su creación, deconstrucción y nueva versión porteña. Seres que atravesaron crisis y cambiaron en su evolución, pero siempre teniendo como norte al teatro y un llamando a la reflexión, al estar alerta, atentos en un contexto muchas veces adverso.
El Grito del Silencio es un mix de estilos, ya que como disparadores estéticos se trabajó en su creación, primero con máscaras, luego con objetos, posteriormente en la línea de teatro del absurdo, la tragedia griega, el teatro psicológico existencialista, inclusive se llegó a una estética cinematográfica.  Hoy el texto se ha modificado acercándose a un realismo con elementos del absurdo, pero manteniendo la esencia original. En este cruce se estimula la sensorialidad constante del público.
La obra tiene la singularidad que puede ser interpretada por los interlocutores de diversas maneras. Esta la narración que se cuenta, pero cada espectador completará de acuerdo a sus competencias. Lo que sí es clave, es que la obra trabaja a un nivel energético alto, y la intensidad es fundamental para que el público pueda vibrar en consonancia con la propuesta.
A ello se suma un trabajo de producción de un gran equipo de creativos y colaboradores. Teniendo especial cuidado en la composición del universo sonoro, el vestuario, la escenografía, la iluminación, lo especial, etc.

Autor y Director
Fernando Cesar Martínez es Actor, Director, Dramaturgo, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático.
Como actor a participado de obras como “CAJAS VACIAS” de Adrián Caram y Osvaldo Peluffo, “LA LECCION DE ANATOMIA” de Carlos Mathus, “CIRCE o el banquete” de Lauro Ocampo, “LA CASITA DE MIS VIEJOS” de Mauricio Kartún, “EN PROCESO, sin puntos ni comillas” de José María Gómez Samela, “EL GRITO DEL SILENCIO”, de su autoría,  entre otras; como Director en “CUATRO ACTOS DE SERVICIO” de Omar Aita.
Participó en el cortometraje “NEGOCIOS” junto a Lito Cruz, también ha participado en diferentes miniseries ganadoras del INCAA como “LA RIÑA” “EL CERROJO” y “CROMO” entre otras.
Como dramaturgo se destaca “LA PUTA” adaptación de la corista de Chejov, “ESPACIO BARRITE” y “EL GRITO DEL SILENCIO” entre otras.
Obtuvo premio al mejor actor en la fiesta provincial de teatro 2007  en Corrientes, por la obra “EN PROCESO, sin puntos ni comillas” y su obra “EL GRITO DEL SILENCIO” obtuvo el tercer puesto en la fiesta provincial de teatro 2012 de dicha provincia.
También se ha desempeñado como docente de teatro en escuelas rurales y en centro culturales desde el 2006 hasta la actualidad.     

José María Gómez Samela es Licenciado en Comunicación Social, actor; director de teatro y docente. Escuela de Teatro de Buenos Aires (ETBA). Actualmente cursa la Diplomatura en Dramaturgia de la UBA. Inicia su camino teatral en 1996, formándose en distintas áreas de la actividad teatral como de artes vinculares. Algunos de los maestros con los que se formó son: Javier Daulte, Eugenio Barba, Eduardo Gilio, Paco Giménez, Pablo Bontá, Guillermo Angelelli, Román Podolsky, Rubén Szuchmacher, Mónica Bruni, Nora Moseinco, Raúl Serrano, Mauricio Kartún, Ignacio Apolo, Manuel Vicente, entre otros. Integró varios grupos como Alcriva,  La Trastienda, Taller de Teatro Del Guarán, Grupo Teatral El Mariscal, Entrelíneas, Concertados y como actor invitado en El Aleph. Es cofundador y fue director del grupo de teatro Ambaí con 18 años de trayectoria en Corrientes. En el año 2007 recibió el Premio Corrientes como actor y director. Algunas de las obras en las que trabajó son: Boca Sucia (2001/2002), EL-ELLA (2003), Óbito (2004/2006), Juego Secreto (2005/2006), En Proceso sin Puntos ni Comillas” (2006/07), L´ Acqua e Finita (2007/08), Proyecto Caracol (2008),“Dos pies en dos pies (2009/10), La Isla Desierta (2010), Teatros Abiertos (2010), El Gigante de Amapolas…”(2010/12), A la medra Ubú Rey (2010), Acción sin preguntas (2011), Diversos Clowns (2012), Las de Barranco (2012), Sueño de una noche de Verano (2012), El Grito del Silencio  (2011/13), Dios Juega a la Ruleta Rusa (2013), Barro (2014), Salón Skeffington (2015), La piel del Poema (2015), Un Punto en el Espacio (2016). Se inicia en la docencia teatral en el 2005. Ha dictado durante 9 años los talleres anuales para adultos del grupo de teatro Ambaí. También ha dado clases, charlas, conferencias, ponencias, disertaciones, desmontajes, seminarios, laboratorios, talleres para niños, adolescentes y adultos en distintos espacios de Corrientes, Chaco, Misiones y Buenos Aires. Fue docente Seleccionado para el Plan de Promotores Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, para dictar talleres y asistencias técnicas (2008). Docente seleccionado para el programa de Actividades Socio-preventivas de PAMI para dictar talleres (2010/12). Docente seleccionado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dictar talleres de teatro (2012/13). Actualmente dicta seminarios y talleres en estudios privados y en Centros culturales, dependiente del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires.




| |

Desde la Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural  Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras, comenzamos este año la realización de las jornadas binacionales de intercambio con diferentes países latinoamericanos.
El objetivo es explorar las dinámicas de producción de las dramaturgias locales, estrechar lazos entre los realizadores como así también generar un marco a futuro para la realización de trabajos conjuntos.
Este año y luego de la experiencia de trabajo conjunto con el Festival Internacional de Teatro Universitario llevado a cabo a inicios del año en la Ciudad de México, como así también el proyecto de publicación conjunta que surge también de aquella experiencia, el país invitado será México.

I Jornadas Binacionales de intercambio en Dramaturgia latinoamericana 2017: Argentina – México
Entendiendo que la práctica dramatúrgica cobra una importancia creciente en los distintos modos de producción teatral latinoamericanos y que es urgente el reconocimiento y fortalecimiento de las dramaturgias locales, la Diplomatura en Dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, proponen la realización de las “I Jornadas Binacionales de intercambio en Dramaturgia latinoamericana - 2017: Argentina – México”.
Las Jornadas buscan crear un espacio de encuentro, intercambio y reflexión sobre las particularidades que éstas constituyen, buscando a su vez, fortalecer la creación de redes para potenciar una mayor circulación, producción y distribución de obras de autores nacionales de cada uno de los países que constituyen América Latina. Las mismas buscan a través de diferentes formatos (mesas redondas, talleres, entrevistas abiertas, presentación de libros, grupos de discusión, etc) establecerse como un lugar de referencia para todos aquellos interesados en estas temáticas.
En su primera edición, será México el país invitado para sembrar el debate y comenzar el camino, contando con la presencia de reconocidas autoridades y gestores del Festival Internacional de Teatro Universitario, referente indudable en su país que reúne desde hace 25 años a la más notable producción local de dramaturgos, actores y directores jóvenes. Así, las “I Jornadas Binacionales de intercambio en Dramaturgia latinoamericana - 2017: Argentina - México” se desarrollarán en Buenos Aires, en el Centro Cultural Paco Urondo, entre el 11 y el 14 de julio de 2017 reuniendo diferentes actividades que promuevan el intercambio entre los invitados internacionales, los estudiantes de la Diplomatura en Dramaturgia y los invitados locales que asistirán para esta ocasión.

Cronograma de Actividades:

Martes 11 de julio
12:30h - Apertura de las jornadas (Ricardo Manetti, Lorena Maza, Martin Viana, Jorge Dubatti, Roberto Perinelli, Brenda Berstein, Nicolas Lisoni + autoridades invitadas UBA, AADET, ARGENTORES, SAGAI, AAA)
12: 40 a 14h - Entrevista abierta: el Teatro Mexicano Contemporáneo (Lorena Maza y Martin Viana)
15:30 a 17h - Mesas de trabajo virtual “10 preguntas”: entrevistas abiertas entre dramaturgos, directores y actores argentinos y mexicanos: Miguel Vaylon -Mariano Saba Saba.

Miércoles 12 de julio
14 a 15h - Mesas de trabajo virtual “10 preguntas”: entrevistas abiertas entre dramaturgos, directores y actores argentinos y mexicanos: Ariadna Aragón - Pablo D´elia.
15 a 16h - Mesas de trabajo virtual “10 preguntas”: entrevistas abiertas entre dramaturgos, directores y actores argentinos y mexicanos: Roberto Perinelli - Enrique Mijares
16 a 18h - Mesa: La actividad Actual en la Escena Argentina I: Roberto Perinelli, Sebastian Blutrach, Cecilia Meijide, Alejandra Toronchik.
18h a 19:30h - Mesa de trabajo virtual entre los dramaturgos argentinos Ariana Perez Artaso y Esteban Bresolin con los directores mexicanos Alvaro Cerviño y Mariana

Jueves 13 de julio
14:30 a 16h - Mesas de trabajo virtual “10 preguntas”: entrevistas abiertas entre dramaturgos, directores y actores argentinos y mexicanos: Jesús Aragón - Ricardo Halac
16 a 19h - Mesa Editorial con propuestas de teatro y descuentos especiales
16h a 18h - Mesa: La actividad Actual en la Escena Argentina II: Ricardo Halac, Liliana Weimer, Julieta Alfonso, Luis Cano, Nacho Ciatti.
18:00 a 18:40h - Mesas de trabajo virtual “10 preguntas”: entrevistas abiertas entre dramaturgos, directores y actores argentinos y mexicanos: Emiliano Dionisi y Ginés Cruz
18:40h - Presentación libro Ricardo HALAC - “Escribir teatro: la dramaturgia actual puesta a punto” con preguntas abiertas de los estudiantes de la Diplomatura y el público.
20h - Puesta teatral: “La niña” de Esteban Bresolin

Viernes 14 de julio
13:00 a 14:30h - Charla sobre producción de festivales Universitarios. La experiencia del FITU. Martin Viana
14:30 a 15.30h - Mesas de trabajo virtual “10 preguntas”: entrevistas abiertas entre dramaturgos, directores y actores argentinos y mexicanos: Ciro Zorzoli - Mariana Hartasanchez
16h a 18h - Mesa: La actividad Actual en la Escena Argentina III: Carlos Rottemberg, Leandro Airaldo, Alejandro Darmis, Corina Fiorillo, Ana Durán y Sonia Jaroslavsky.
18h - Presentación conjunta del proyecto de publicación del primer tomo de la colección Dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Letras que incluye obras argentinas y mexicanas realizadas para el FITU 2017. (Ricardo Manetti, Lorena Maza, Martin Viana, Jorge Dubatti, Roberto Perinelli, Brenda Berstein, Nicolas Lisoni)
19h - “No somos nada" Lecturas a cargo de estudiantes de primer año de la Diplomatura en Dramaturgia. 17 universos creados en la cátedra de escritura dramatúrgica que coordina Ignacio Apolo. En ese marco José María Gómez Samela presenta uno de los textos que se denomina “Blanco Peluche Desborde” obra en proceso de escritura. El texto será leído por los actores invitados: Fernando Martínez, Cecilia Labourt y Alejandro Lifschitz.

DIPLOMATURA EN DRAMATURGIA DEL CCPU
Gracias al trabajo conjunto del Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), la Asociación de Empresarios Teatrales (AADET), la Asociación Argentina de Autores (Argentores), la Asociación Argentina de Actores (AAA) y la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Interpretes (SAGAI), fue creada la Diplomatura en Dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que de manera GRATUITA comenzó a dictarse en abril de 2016. El cuerpo docente está compuesto por reconocidas personalidades, como Ignacio Apolo; Roberto Perinelli, Javier Daulte, Ciro Zorzoli, Beatriz Trastoy, Graciela Fernández Toledo, Patricia Sapkus, Marina Sikora, Natacha Koss, Maria Laura Gonzalez, Pamela Brownel, Andrés Binetti, Jorge Dubatti, MartÌn Alomar, Mariano Saba, Claudio Tolcachir y Mauricio Kartun, entre otros.
La Diplomatura se asienta sobre tres pilares fundamentales. Por un lado, aquel que refiere a la práctica dramatúrgica y a la importancia cada vez más creciente que adquiere en los modos de producción del quehacer teatral. En segundo lugar, busca crear un nuevo recorrido de formación de dramaturgos, y convertirse en la primera Diplomatura en Dramaturgia de la ciudad de Buenos Aires, colocando, de este modo, al Centro Cultural Paco Urondo dentro de un selecto grupo que posibilita este tipo de formación y que se mete de lleno en el engranaje productivo de la escena porteña. Como tercer punto, la cursada se lleva a cabo con la participación de actores fundamentales del teatro argentino, para potenciar el trayecto y sumar miradas, experiencias y formas diferentes del trabajo del dramaturgo, como el teatro autogestivo, el independiente y el comercial, entre otros. Entre los objetivos perseguidos, se busca que los alumnos puedan desarrollar un buen nivel de escritura, obtener un conocimiento profuso tanto de la historia teatral, y específicamente sobre la dramaturgia, desarrollar un intercambio disciplinar entre la escritura dramática y el resto de las disciplinas del campo social; ampliar el saber específico en torno al discurso teatral y específicamente el dramatúrgico; y reconocer los ámbitos de producción y las características del campo teatral. La coordinación académica de la misma está a cargo del Lic. Nicolás Lisoni y la Lic. Brenda Berstein.
En cuanto al plan de estudios, se cursa en tres cuatrimestres, y consta de 11 módulos, entre teóricos y prácticos, además de un seminario optativo, charlas abiertas y encuentros con figuras destacadas, entre otras actividades.

Experiencia previa de la cooperación UBA-UNAM
Desde el 2010 el Festival Internacional de Teatro Universitario de la Universidad Nacional de México (UNAM) comenzó un programa de intercambio académico-artístico con escuelas profesionales de teatro de otras latitudes, cuyo resultado se ha concretado en dos puestas en escena anuales, presentadas como evento principal durante la Gran Final.
Hasta el momento ya realizaron nueve montajes con escuelas invitadas de: Alemania, Brasil, Estados Unidos y Colombia, cuyos equipos estuvieron integrados de manera bilateral. El mecanismo es el siguiente:
1)    la Institución educativa selecciona a un joven director/dramaturgo prometedor de su generación (Emiliano Dionisi para el caso de la Diplomatura) quien viajó a México en diciembre 2016 para seleccionar a un elenco (hasta 3 actores) y tener un primer acercamiento con las instalaciones, el equipo de producción y la cultura del país.
2)    De manera simultánea un director mexicano (Ginés Cruz en esta ocasión), viajó también a seleccionar su elenco (Rosina Fraschina, Leandro Airaldo y Pablo Pandolfi, tres estudiantes de la Diplomatura) y presentar el concepto sobre el que se basaría su puesta en escena.
3)    Ambos directores regresaron y trabajaron a distancia con sus actores, en un texto de su propia producción que les pareció interesante dar a conocer entre el público mexicano.
4)    A principios del 2017, el director y actores invitados viajaron a México para iniciar los procesos de ensayos y montajes de las dos producciones, en los cuales se trabajó aproximadamente un mes para presentar tres funciones por obra en el Festival (14 al 19 de febrero de 2017).  Además dentro del intercambio:
Se enviaron dos textos de estudiantes argentinos de la Diplomatura en Dramaturgia para ser presentados en formato de lectura dramatizada a cargo de directores mexicanos durante el FITU. Se trató de “La niña” de Esteban Bresolin dirigida por Álvaro Cerviño y “Carne de muñeco” de Ariana Perez Artaso, dirigida por Mariana Hartasánchez.
Se brindó un taller de Dramaturgia a cargo de Leandro Airaldo, estudiante de la Diplomatura en Dramaturgia (quien viajó además como actor del elenco argentino).
Se brindó un taller de lenguaje poético y relato histórico para actores y directores a cargo de Nicolás Lisoni.
Se brindó un taller de Herramientas de Negocios para artistas y gestores de artes escénicas a cargo de Brenda Berstein.
Brenda Berstein y Nicolás Lisoni junto a Jorge Dubatti participaron de una mesa redonda sobre “Las artes escénicas en Buenos Aires”.

Publicación conjunta
Para proseguir el trabajo conjunto y considerando la experiencia de intercambio desarrollada entre diciembre 2016 y febrero 2017 muy nutritiva y enriquecedora para todos los participantes, se propone realizar una publicación conjunta que reúna parte de lo compartido y sirva de registro, así como de material de consulta a futuro para docentes, dramaturgos, actores, directores y público interesado en las artes escénicas latinoamericanas. La publicación proyectada reuniría:
TOMO 1
Obra teatral “El apego” de Emiliano Dionisi
Obra teatral “Los remedios de la sed” de Ginés Cruz.
TOMO 2
Obra teatral “La niña” de Esteban Bresolin
Obra teatral “Carne de Muñeco” de Pérez Artaso
Obra teatral “Aves de papel” de Mariana Hernández Reskala
Obra teatral “El sapo (y el caso de las minas de mercurio” de Víctor Weinstock.
Además contará con prólogos de los directores y coordinadores de las instituciones participantes. Asimismo, desde el Instituto de Artes del Espectáculo dirigido por el Maestro Jorge Dubatti se realizarán artículos de análisis de cada una de las obras del primer tomo, así como entrevistas a los dos autores incluidos en el mismo.
Cabe destacar que este primer libro de la colección Dramaturgia es apadrinado por el Maestro Mauricio Kartun, quien fue clave en la posibilidad de lograr esta publicación.
Se realizará una presentación conjunta del proyecto en Buenos Aires en el marco de las “I Jornadas de intercambio de dramaturgias latinoamericanas – México/ Argentina” y de ambos tomos en el FITU 2018 como parte de lo producido el año anterior. El Tomo II incluirá las obras arriba detalladas, material resultante de las jornadas de intercambio y palabras de docentes de la diplomatura y referentes de instituciones.

* Entrada gratuita, sujeta a capacidad de sala. Las entradas a espectáculo se retiran con una hora de anticipación (2 por persona). No se reservan

| |

En un escenario montado en Av. Corrientes se celebró la reapertura de la emblemática sala porteña

Alejandro Cruz
Tarde/noche de frío (del mucho). Tarde/noche de fiesta para la reapertura del Teatro San Martín después de un largo proceso de readecuación tecnológica y de una importante recuperación de este edificio emblema del modernismo arquitectónico argentino. Después de dos meses de la fecha original prevista para su reapertura y a dos días de la fiesta anunciada con bombos y platillos (la fiesta estaba prevista para el jueves, pero debió suspenderse por las lluvias); el mayor teatro público del país festejó su retorno a la actividad y su cumpleaños número 57 de aquel acto formal que no implicó que la maquinaria escénica estuviera terminada.

Adentro de este gran complejo teatral, el ministerio de Desarrollo Urbano realizó ese proceso de readecuación tecnológica y puesta a punto de este edificio con un costo de inversión de 400 millones de pesos.
Pero la fiesta, llamativamente, en la calle en un gran escenario montado sobre la avenida Corrientes de espaldas al Obelisco. Allí, a las 18, la hora de la convocatoria, se proyectaron imágenes de actores de indiscutido renombre (Roberto Carnaghi, Pompeyo Audivert, Muriel Santa Ana, Horacio Peña, Osmar Nuñez) pasando textos de obras emblemáticas en los halls, pasillos y escenarios del San Martín cuando todavía estaba en obras. La proyección, que se repitió dos veces, se acompañó con imágenes de los espectáculos que forman parte de la programación del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), de quien depende el San Martín.
Mientras los alumnos de la EMAD repartían un volante en el que reclaman al gobierno el cumplimiento de la beca Podestá, llegaban al acto el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Cultura de la Ciudad, Ángel Mahler; y el director del CTBA, Jorge Telerman. A a las 19 horas, cuando el público ya cubría buena parte de esa cuadra y el frío se hacía más intenso, comenzó el show ideado por Pichón Baldinu, uno de los fundadores de La Organización Negra y de De la guarda. La primera escena, fueron cinco actos en total, estaba protagonizada por los dos arquitectos, Mario Roberto Álvarez y Macedonio Ruiz, que, en plena década del 50, proyectaron esta maravillosa fábrica dedica a la producción escénica. "No vamos a copiar fórmulas. Queremos líneas puras, racionales. Nada de palcos", se dicen entre ellos. Y cumplieron. Aunque el público ayer no podía ingresar al hall, esas líneas puras y los materiales nobles volvieron a relucir.
Claro que el golpe del 55 puso en estado crítico la obra arquitectónica y hasta que, con la llegada del gobierno de Frondizi, volvió a activarse la construcción hasta llegar a esa fecha histórica del 25 de mayo de 1960 cuando, formalmente, se abrió el teatro aunque la primera obra recién se presentó 18 meses después, el mismo tiempo que demandó la recuperación del edificio que estrenará su primer montaje de esta nueva etapa el miércoles: La fuerza de los ausentes, con puesta de Audivert.



Segundo acto
Luego de ese primer acto, el libreto se tomó otras libertades. Un grupo de actores presentaron diversas escenas de textos icónicos que se presentaron en la sala: de Hamlet a Fuenteovejuna, de Galileo Galilei a La casa de Bernarda Alba. Y vinieron los primeros aplausos de la noche. Los mismos que volvieron a sonar en la fachada del teatro cuando concluyó un número coreográfico aéreo o el que estuvo a cargo del Ballet Contemporáneo, la compañía que este año cumple sus 40 años de vida; o cuando terminó el otro número a cargo de integrantes del Taller de Danza. Le siguió el otro elenco estable del San Martín: el de Titiriteros que dirige Adelaida Mangani.
Y como no podía ser de otro modo, la fiesta terminó con la impronta que Baldinu sabe darles a sus montajes: la presencia de un gran muñeco caminando sobre una pasarela con la fachada del San Martín como telón de fondo y música electrónica para darle pelea al frío.
El San Martin volvió.
Fuente:
Cruz, Alejandro. (2017). “El Teatro San Martín renació por fin de las cenizas”. (En línea). (Consulta: 28 de mayo 2017). Disponible en: (http://www.lanacion.com.ar/2028044-el-teatro-san-martin-renacio-por-fin-de-las-cenizas)

| |

Ultimos cargados:

Seguidores:

Nos visitan de:

free counters
Related Posts with Thumbnails